355 500 произведений, 25 200 авторов.

Электронная библиотека книг » Мария Силина » Музей Фогга Гарвард » Текст книги (страница 3)
Музей Фогга Гарвард
  • Текст добавлен: 7 апреля 2017, 21:00

Текст книги "Музей Фогга Гарвард"


Автор книги: Мария Силина



сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)

Эта работа написана в период, когда художник отходил от холодной строгости реалистической живописи неоклассицизма и пробовал свои силы в новых колористических приемах, подсказанных импрессионистами. С последними Дега роднил и творческий интерес к отображению переходных состояний, сиюминутных движений, как будто случайных поз, жестов, ситуаций.

Эдгар Дега (1834–1917) Торговцы хлопком в Новом Орлеане 1873. Холст, масло. 58,7x71,8

Великий французский художник Эдгар Дега известен в первую очередь как мастер, стремившийся соединить интеллектуальную четкость неоклассицизма с эмоциональной впечатлительностью импрессионизма.

Эта картина – одна из целой серии примечательных работ Дега о жизни Нового Орлеана. Она может раскрыть зрителю неизвестные факты из жизни ее автора. Вопреки его утвердившейся славе живописца прекрасных танцовщиц важную роль в творчестве художника играли бытовые сцены, а также сюжеты на социальные темы.

В 1872–1873 Дега путешествовал по Америке, навещал свою семью. Его впечатлила тихая провинциальная жизнь Нового Орлеана, после блеска парижской жизни однообразная работа заготовителей и торговцев хлопком была непривычна художнику. Он создал это небольшое, очень свежее по настроению полотно, на котором запечатлена работа его родного брата – фрагмент конторы по продаже хлопка, будто случайно выхваченный момент обычного дня торговцев. Безликие фигуры мелькают мимо живописца, поглощенные своими заботами. Торговец справа срезан стеной, это не смущает мастера, наоборот, он стремится подчеркнуть мимолетность сцены. Обращает на себя внимание выбеленная гамма картины, она словно вторит белому облаку хлопка. Своеобразным противопоставлением атмосфере делового дня торговцев служит картина на стене с изображением морской дали, залитой солнцем.

Эдгар Дега (1834–1917) Певица из кафешантана (Певица с перчаткой). Около 1878. Холст, пастель. 53,2x41

Эдгар Дега вошел в золотой фонд мировой художественной культуры живописными образами женщин.

В этой небольшой картине Дега использует полюбившийся ему метод – изображать спонтанные действия, выхватывать случайные моменты из потока времени. Он написал безымянную вокалистку в самый разгар исполнения песни. Зритель как будто знает, какое будет ее следующее движение. Безусловно, метод моментальной фиксации не в последнюю очередь подсказало ему набиравшее популярность в тот период искусство фотографирования. Известно, что мастер сам пытался заняться фотографией, чтобы схватывать разнообразие движений и поз человека. Немаловажно, что импрессионисты, с которыми в это время был близок Дега, возвели принцип эскизности, то есть подготовительного наброска, в ранг полноценной картины, достойной быть представленной на выставке или украшать интерьер ценителя искусств.

Эдгар Дега (1834–1917) Репетиция 1873–1878. Холст, масло. 47,2x61,5

Французский живописец Эдгар Дега наибольшую известность получил благодаря своим многочисленным изображениям балерин и танцовщиц. Эта тема привлекала художника возможностью передать динамику человеческих фигур, полупрозрачную, струящуюся ткань одежд балерин, сложные композиции танцев. Он многократно зарисовывал репетиции танцовщиц, стремясь запечатлеть мимолетное движение, непринужденность поз отдыхающих девушек, атмосферу упорных тренировок, в которой не теряется красота грациозных, выверенных упражнений.

В представленной картине мастер намеренно сдвигает изображение от центра, оставляя правый фрагмент полотна незаполненным фигурами. Этим он создает особое ощущение большого пространства зала. Возникает контраст между студией и густой зеленью сада. Хорошая погода привлекает внимание художника ничуть не меньше, чем юные балерины, танцующие под аккомпанемент скрипки. Он гармонично подбирает цвета, сопоставляет коричневый и темно-зеленый, наделяя оттенки дополнительным смыслом. Немного выцветшие, блеклые, землистые бежевые тона стен и фигурок балерин будто символизируют безымянный труд, упорную репетицию девушек в одинаковых платьях. Никто из них не выделяется, они не смотрят друг на друга, не обращают внимания на живописца, они погружены в ритм танца. Аккомпаниатор-скрипач также безлик, чтобы подчеркнуть это Дега обрезает его фигуру, он едва помещается на холсте. Открытое высокое окно почти во всю стену, через которое падает рассеянный тусклый свет, придает этой небольшой картине атмосферу неприхотливого спокойствия занятых своим трудом людей.

Эдуард Мане (1832–1883) Скачки в Лонгшамп; на обратной стороне Место для публики 1864. Бумага, акварель, гуашь, графит. 22,1x56,4

Эдуард Мане – один из самых влиятельных французских художников, принципы работы которого получили развитие в XX веке. Авторский стиль Мане отличался широким диапазоном – от классического французского реализма XIX века до импрессионизма. Его работы отличает сложный, многомерный сюжет, при кажущейся простоте требующий вдумчивого анализа.

В этом произведении Мане запечатлел гонки, которые, как известно, были очень популярной темой среди французских художников-новаторов в 1860-е. Знаменитые скачки рисовал также Эдгар Дега, Пьер Боннар и многие другие мастера импрессионизма. В представленной работе Мане экспериментирует с техникой. Он рисует акварелью и более плотной по своему составу гуашью по контурам, сделанным графитом. Лист состоит из двух частей. На основной стороне – скачки, на второй – место для публики. Руке автора принадлежит еще несколько похожих изображений скачек, сделанных по тому же принципу складывающегося листа. Мастер строит рисунок по принципу фриза – ленты, в которой основную организующую роль берет на себя стереометрическая перспектива. Мане концентрирует ощущение пространства, преодолеваемого скачущими во всю мощь лошадьми, усилив сходящиеся на горизонте линии. Обзор местности при этом становится шире, превращая небольшой рисунок в панораму. В таком интересе к проблемам передачи перспективы отчетливо видны первые признаки приближающихся экспериментов другого великого художника-новатора – Поля Сезанна.

Цветовая гамма рисунка типична для творчества Мане периода 1860-х. Свободные, легкие предымпрессионистические мазки сочетаются с излюбленным неоклассическим холодным колоритом. Голубые, стальные, сизые тона властвуют в рисунке. Художник пишет жанровую сценку, передает оживленную атмосферу скачек, но не праздная парижская публика интересует мастера. Он создает широкую панораму местности, где люди – всего лишь статисты.

Уинслоу Хомер (1836–1910) Парусник и фейерверк 4 июля 1880. Бумага, акварель, белила. 24,5x34,7

Уинслоу Хомер – величайший художник Америки, один из ключевых основоположников национальной школы живописи. Наибольшую славу он приобрел как реалист. Мастер преуспел в жанровых сценах, лирических по настроению морских пейзажах, работах, воспевающих жизнь простых людей. Диапазон манеры художника очень широк. Хомер попробовал себя как в традиционном реализме, так и в импрессионизме. Особую роль в его творчестве играют акварельные пейзажи, в которых он виртуозно объединяет поиски французских импрессионистов с манерой англичанина Уильяма Тернера.

Представленная акварель относится к первому периоду творчества мастера. До начала 1880-х он отдавал предпочтение жизнерадостным пейзажам, изображал веселые, беззаботные сценки из жизни американцев. На этой небольшой картине художник исполнил вид на море во время фейерверка 4 июля – один из главных праздников для американской нации – День независимости Америки от Королевства Великобритании. Сюжет ночного салюта формально соответствует густому мраку ночи, в котором вспыхивают неясные огни. Работа примечательна тем, что зритель может увидеть будущую эволюцию мастера. Вскоре он откажется от оптимистичных картин, будет предпочитать достаточно мрачные, тревожные сюжеты, создавая атмосферу неустроенности, тягот жизни, неурядиц, которые преследуют человека. Черная тень скользящего в темноте парусника не создает впечатления мирной прогулки, ночной праздничной беззаботности. Мрачные тяжелые облака рифмуются с чернотой силуэта, оставляя у зрителя ощущение покинутости, одиночества или тревоги.

Пьер Огюст Ренуар (1841–1919) Натюрморт с розами 1866. Холст, масло. 74,9x55,4

Французский художник Пьер Огюст Ренуар – один из самых ярких представителей импрессионизма. В 1860-х он еще искал свой собственный стиль, однако основные черты, которые в будущем составили славу мастера, видны уже в ранних произведениях. Ренуар отдает предпочтение неоклассицистической сдержанности красок, большей самоуглубленности работ, пластически ощущаемой композиции.

Кажется, что этот натюрморт классический, он даже вызывает удивление своей традиционностью, но это впечатление поверхностное. Стол изображен так, будто он падает. Вместо ощущения стабильности мира возникает чувство тревоги. Современники, первые поклонники таланта мэтра, отмечали его любовь изображать переходные состояния, в которых отсутствует определенность настроения и действия, что дразнит воображение зрителя зыбкостью и неуловимостью атмосферы.

Пьер Огюст Ренуар (1841–1919) У модистки 1878. Холст, масло. 32,9x24,8

Работы французского художника Пьера Огюста Ренуара отличаются высочайшим мастерством живописной культуры. Наибольшую славу Ренуар приобрел как портретист.

Этот портрет-зарисовка молодой девушки написан в типичной импрессионистической манере. Художника интересует задумчивый взгляд героини, который он виртуозно схватывает несколькими мазками. Немного более условно написана вторая девушка, сидящая слева, она выглядит, скорее, как статист. Стоит обратить внимание на энергию разноцветных мазков, которыми живописец создает очень интенсивную и сложную фактуру холста. При очевидной простоте сюжета фигура справа, с замазанным лицом, становится похожа на неведомое существо, это придает картине дополнительную тревожность и интригу. Данное полотно – отличный пример того, что великое искусство французских импрессионистов строилось на сложности и неоднозначности изображенного мира.

Клод Моне (1840–1926) Красные лодки. Аржентей 1875. Холст, масло. 59,7x80,3

Клод Моне по праву заслужил признание как ярчайший представитель и основатель наиболее влиятельного художественного течения – французского импрессионизма. В 1874 Моне открыл первую выставку импрессионизма, с тех пор это направление живописи стало одним из самых популярных у любителей и знатоков искусства.

Данная картина может считаться классикой этого стиля. На ней в моментально узнаваемой манере изображена Сена у местечка Аржентей. Эту местность недалеко от Парижа художник запечатлел на большом количестве полотен. Именно здесь он начал работать в лодке, оборудованной под ателье, поэтому наследие мастера за этот период представляет собой почти исключительно пейзажи. Он создавал их непосредственно с натуры в разную погоду и время суток. Живописца интересовали световые эффекты преломления солнечных лучей в воде, возможность передать движение реки, блики, особую фактуру воды. Поверхность холста словно вибрирует, мягкие мазки водной глади наложены так, что возникает физическое ощущение соприкосновения деревянной обшивки лодки и речного потока. Голубое небо с теплыми, едва намеченными желтоватыми оттенками точно воспроизводит ощущение жаркого летнего дня, когда воздух плавится, создавая дымку муара. Художник умело использует ограниченное количество цветов: оттенки голубого, зеленого, коричневого и белого. Пейзаж очень гармоничен. Моне создает спокойную, непринужденную атмосферу беззаботного летнего дня на Сене.

Клод Моне (1840–1926) Вокзал Сен-Лазар: Прибытие поезда 1877. Холст, масло. 80,3x98,1

На представленном полотне Клода Моне, французского художника, основателя импрессионизма, изображен вокзал Сен-Лазар. Тема работы неслучайна, выбор мастером данного сюжета имеет интересную историю. Первая картина Моне, которая выдвинула его в число самых ярких художников Парижа в 1874, была «Железная дорога», написанная на том же вокзале. Живописец жил около него с 1872, и это место стало героем множества его полотен. Выбор вокзала для изображения на холсте вызвал шквал критики и восхищения смелостью мастера, который бросил вызов представлениям об уместных темах в изящных искусствах. По Парижу, а потом и всей Европе прокатилась целая волна интереса к темам совершенства инженерии, технического прогресса, новым сторонам жизни общества. Живопись окончательно покинула просторные залы академий, где царили полотна на сюжеты из древней истории и мифологии, а верхом дерзости считались пустынные пейзажи и сложно составленные аллегорические натюрморты. Так Моне сделал популярным жанр городского пейзажа. Через 10–20 лет он станет одним из самых востребованных и актуальных среди художников-новаторов. Сегодня изображение локомотива вряд ли сможет кого-нибудь удивить, но в то время именно инженерные технологии были провозглашены новыми музами импрессионистов.

В данной картине мастеру интересны художественные возможности в передаче таких неэстетических объектов, как поезда, каркасные конструкции здания вокзала и железнодорожные рельсы. Стилистика этого полотна отвечает импрессионистической манере: точные небольшие удары-мазки, ограниченная цветовая гамма, стремление показать плотность клубов дыма. Особая атмосфера вокзала передана через почти сказочные голубые облака.

Клод Моне (1840–1926) Вид на Сену. Лавакур 1880. Холст, масло. 61x81,3

Великий французский художник Клод Моне был одним из самых цитируемых импрессионистов. До сих пор именно его живописная манера остается одной из вершин профессионального мастерства. Существенную часть творчества Моне занимают изображения речных пейзажей.

Художник рисовал Сену по ее течению от Парижа в разную погоду и времена года. Местечко Лавакур располагалось на другой стороне от деревни Ветейль, где Моне обосновался с 1878. Для него Лавакур стал одним из излюбленных мест занятий живописью, художник рисовал его множество раз. Именно пейзажи и картины с изображением местности вокруг Аржентей и Ветейль стали самыми узнаваемыми в творчестве мастера. Его привлекала деревенская тишина, нетронутость этих пейзажей, возможность спокойной работы.

В данном произведении видны основные таланты Моне-живописца. Он предпочитал сдержанную гамму: участвуют два основных цвета – синий и зеленый с небольшими вкраплениями сизевато-коричневого. Мастер уделял большое внимание фактуре холста. Складывается впечатление, что он «лепит» небо смелыми пластичными мазками. Водяные кусты в середине придают полотну пространственность.

Моне предпочитал неприхотливые сюжеты, которые буквально поражали зрителя своим колоритом и композицией. Его работы наглядно показали художникам конца XIX – начала XX века, что главное в творчестве живописца не тема, а мастерство, виртуозность исполнения.

Клод Моне (1840–1926) Дом таможенника. Варанжевиль 1882. Холст, масло. 61x74,9

Клод Моне знаменит своими великолепными пейзажами французской Нормандии.

Данная картина представляет собой скромный пейзаж с изображением дома таможенника. Известно, что Моне рисовал это небольшое жилище не один раз, причем возвращался к нему в своих полотнах с перерывами в несколько десятилетий. Один из холстов с тем же сюжетом хранится, например, в Роттердаме в музее Бойманса-ван Бёнингена. Мастера привлекало одинокое расположение домика, его романтическая отстраненность от мира. Исследователи видят в этом пристрастии одну из основных черт характера художника: он всегда стремился к покою и предпочитал хорошо знакомые места, вселявшие в него уверенность. Немаловажную роль в выборе сюжетов в начале 1880-х сыграло трагическое обстоятельство: в 1879 умерла жена живописца. После этого в его работах появилось больше ноток тревоги, тоски, меланхолии, грусти.

На представленной картине изображен восход или закат солнца. Волны словно несут его лучи к берегу. Моне дает зрителю почувствовать атмосферу холодного воздуха, пронизывающего бухту. Он изображает переходное состояние времени суток, передавая чувство особой отстраненности от суеты дня, наполненного событиями. Художник оставался верным своей почти скульптурной манере нанесения красок на холст: дом таможенника будто собран из плотных мазков кисти. Блестящие темно-зеленые и темнокрасные оттенки травы и жилища создают почти сказочный образ избушки, именно она становится главным героем картины.

Жан Фредерик Базиль (1841–1870) Летняя сцена 1869. Холст, масло. 160x160,7

Жан Фредерик Базиль – один из самых интересных художников-новаторов второй половины XIX века. Наряду с Моне, Дега и Ренуаром он считается основоположником классического французского импрессионизма. Трагическая смерть во время Франко-прусской войны (1870) остановила блестящее развитие творческих сил живописца.

Талант Базиля сформировался под непосредственным влиянием таких мэтров, как Эжен Делакруа, Клод Моне, Огюст Ренуар, Поль Сезанн и других великих мастеров Франции. В своих работах художник смело экспериментировал с композицией, цветом, светом и перспективой. На данном полотне виден его интерес к ультрареалистическому изображению дневного освещения, что на несколько десятилетий предвосхитило поиски гиперреалистов XX века. Жесткая геометрия перспективы и почти скульптурный натурализм в изображении обнаженных тел отличали манеру живописца от принятой в то время мягкости импрессионистических мазков. Авторский стиль мастера до сих пор интригует знатоков искусства.

Сэр Эдвард Бёрн-Джонс (1833–1898) Дни Творения: Второй день 1870–1876. Бумага на холсте, акварель, гуашь, золото. 101,9x35,6

Сэр Эдвард Бёрн-Джонс – один из самых главных представителей течения прерафаэлитов, также он известен как ближайший соратник Вильяма Морриса – лидера движения искусств и ремесел, важнейшего деятеля модерна в монументальном и декоративном искусстве и дизайне 1880-1890-х. Бёрн-Джонс прославился монументально-декоративными произведениями на религиозные и мифологические темы.

Эта работа – одно из шести полотен на тему Сотворения мира. Художник аллегорически изображает сотворение тверди и воды. Главным мотивом становится ритм ангельских крыльев, будто превращающих панно в произведение ювелирного искусства. Мастер соединяет силу библейского предания с декоративной красотой линий модерна и образами средневековых легенд, которыми он был очарован. Работа напоминает витражи, именно этот тип средневекового искусства возрождал Бёрн-Джонс.

Данте Габриэль Россетти (1828–1882) Заклинание моря 1875–1877. Холст, масло. 111,5x93

Данте Габриэль Россетти – известный английский живописец, основатель Братства прерафаэлитов. Это течение в мировой художественной культуре последней четверти XIX века отмечено стремлением к эстетизму, углубленным интересом к средневековым легендам, мифам, мистике.

Работы Россетти отличаются тончайшей одухотворенностью образов, колористическим богатством и общей гармоничной декоративностью. Художник предпочитал аллегорические образы, пронизанные сложной цветовой и смысловой символикой. Обращает на себя внимание мастерство, с которым написан живой струящийся поток легкой золотой ткани. В аллегории моря Россетти создал идеализированный портрет женщины: одухотворенной, нежной и неприступной красавицы безвозвратно ушедшего золотого прошлого. Несмотря на очевидную фантазийность картин живописца, все женские образы имели реальные прототипы.

Пьер Огюст Ренуар (1841–1919) Портрет Виктора Шоке. Около 1875. Холст, масло. 53x43,5

На представленном портрете – знаменитый Виктор Шоке. Этот меценат был в числе первых ценителей названного направления, его пропагандистом, другом Огюста Ренуара, Поля Сезанна и других художников-новаторов. Ренуар подмечает характерную привычку своего приятеля сплетать пальцы рук, пронзительную глубину глаз, взгляд, смотрящий одновременно сосредоточенно и отстраненно. На заднем плане изображен эскиз французского художника Эжена Делакруа. Присутствие работы этого великого мастера служит своеобразным символом искусства, который связывает героя картины и живописца. Данная работа – блестящий пример таланта Ренуара-портретиста.

Камиль Писсарро (1830–1903) Эрмитаж. Эффект снега 1874. Холст, масло. 54x64,8

Камиль Писсарро – великий французский импрессионист, один из классиков европейского искусства современности. Его работы отличает почти научный интерес к цветовым и световым эффектам при тонкой поэтической настроенности собственно живописного мастерства. Писсарро мог видеть тайную красоту мира в, казалось бы, неприхотливых оттенках серого, сизого, бледно-голубого. Его пейзажи полны поэзией мягких полутонов.

Тусклый, едва пробивающийся свет зимнего солнца, рыхлая, трудно улавливаемая масляной живописью фактура снега, голые деревца, буднично притулившиеся на куске промерзшей земли, – вот то, из чего художник мог сделать настоящий живописный шедевр.

Картины под названием «Эффект снега» Писсарро рисовал неоднократно, даже в московском Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина выставлена подобная работа. Только он мог добиться такого серебристого тона с сиреневым или перламутровым отливом. Кажется, что мастер пишет этот зимний пейзаж, не только чтобы запечатлеть полюбившуюся местность, он воспел ее в целом ряде полотен. Перебирая разнообразные оттенки белого, Писсарро словно пытается отыскать какую-то загадку в природе, которая так привлекает его. Работы французского живописца отличает именно эта неясная для строгой логики разума, неуловимая поэтическая магия почти будничных, почти серых, почти однообразных пейзажей.

Джеймс Уистлер (1834–1903) Ноктюрн в сером и золотом: снег в Челси 1876. Холст, масло. 47x62,2

Джеймс Уистлер – американский художник и график. Наибольшую славу еще при жизни ему по праву принесли занятия пейзажной и портретной живописью. Уистлер был убежденным сторонником эстетизма, считал, что искусство должно служить только самому себе, а не быть иллюстрацией к моральным догматам или общественно-политическим событиям из истории. Своими учителями он считал гениев колорита – Рембрандта, Веласкеса и Халса. Именно под влиянием их творчества художник навсегда овладел мастерством изысканной колористики с использованием строгих, благородных, приглушенных, теплых оттенков коричневого, черного, охристого, темно-зеленого. Большую часть жизни Уистлер провел в Англии, что хорошо видно в тоне и настроении его работ, пронизанных истинно британской меланхолией, в изображениях просторов, заполненных сыростью и туманами. Ценитель утонченной красоты, он в своем творчестве постоянно отождествлял живопись с музыкой, самым духовным и «чистым», нематериальным из искусств. Большое число картин мастера носят названия «Гармония», «Аранжировка», «Ноктюрн».

Представленная работа великолепно отражает талант Уистлера в жанре городского пейзажа. В 1866 он начал целую серию «лунных пейзажей», которые потом стал называть ноктюрнами. Данная картина типична для нее. Художник изображает ночной город, район Челси, пригород Лондона. Мастер пользуется тремя цветами, он выбрал серый, коричневый и желтый, поэтически называя его золотым. Это небольшое полотно написано, чтобы отразить настроение, заразить зрителя атмосферой ночного покоя, передать чувство одиночества и затерянности в огромном мире.

Пьер Пюви де Шаванн (1824–1898) Святая Женевьева в детстве по время молитвы 1879. Холст, масло. 134,3x76,2

Знаменитый французский художник Пьер Пюви де Шаванн при жизни прославился картинами, которые объединяли стилистику античной живописи с искусством итальянского Возрождения. Особую роль в его творчестве играли мотивы культуры европейского католичества.

Эта работа представляет собой панно из самого знаменитого цикла мастера – картин о жизни святой Женевьевы для парижского Пантеона. Святая была легендарной покровительницей города. Отметим общий, словно выцветший от времени колорит, архаизирующие черты персонажей, будто сошедших с фресок Древнего Рима. Фигура Женевьевы стилизована под средневековые миниатюры, вытянутые пропорции тела напоминают эстетические идеалы готики. Только пейзаж на заднем плане, его локальные краски и условность линий говорят о том, что автор – художник конца XIX века.

Анри де Тулуз-Лотрек (1864–1901) Похмелье (Сюзанна Валадон) 1887–1889. Холст, масло. 47x55,3

Анри де Тулуз-Лотрек – один из самых видных постимпрессионистов Франции. Мастер прославился своими изображениями ночной жизни Парижа. Он был одним из первых крупных художников, кто всерьез занялся искусством рекламных афиш. На творчество Тулуз-Лотрека огромное влияние оказали Поль Сезанн, Винсент Ван Гог и Поль Гоген. Он предпочитал чистые локальные яркие краски, условный силуэт объемных, крепко построенных фигур, которые подвергал разного рода перспективным искажениям. Живописец вел классический образ жизни парижской богемы: все свое время проводил в увеселительных заведениях, кабаках, театрах, цирках, рисовал актрис, певиц из кабаре и женщин легкого поведения.

На данной картине изображена интересная личность, подруга Тулуз-Лотрека, его натурщица, художница Сюзанна Валадон. Ее рисовали такие мэтры новаторской живописи, как Ренуар, Дега и Пюви де Шаванн. Валадон стала первой женщиной-художницей, которую приняли в профессиональную организацию живописцев Франции. Она, как и ее друзья, вела вольный образ жизни, что видно из названия полотна. Сцена в кафе написана в традиционной для зрелого импрессионизма и постимпрессионизма манере. Мастер предпочитает условный колорит с преобладанием желтых и фиолетовых оттенков. Обстановка написана очень свободно, энергичной штриховкой. Основное внимание уделено задумчивому взгляду Сюзанны, показаной в профиль. Это дружеский, очень личный портрет, в нем нет театральности или намеренного сгущения эмоций. В данном образе проявился талант Тулуз-Лотрека к точной передаче состояний человека, подлинное мастерство реализма.

Джон Сингер Сарджент (1856–1925) Стол с завтраком 1883–1884. Холст, масло. 54x45

Знаменитый американский художник Джон Сарджент за свою жизнь создал большое количество живописных и графических произведений, которые стали классикой европейской искусства рубежа XIX–XX веков. Мастер считается наследником великой реалистической традиции Веласкеса и Ван Дейка, а также одним из ярчайших представителей западноевропейского импрессионизма.

В представленной работе Сарджент использует классическую сдержанную гамму белого, бордового и черного цветов. Завтрак на столе напоминает традиционный натюрморт. Женщина склонилась над книгой, ее взгляд опущен, но из-за общего настроения, внутренней композиционной и колористической классичности полотно не выглядит обычной жанровой сценкой. Художник умело сочетает живые черты современной ему жизни с поэзией утренней тишины и самоуглубленностью модели.

Винсент Ван Гог (1853–1890) Три пары обуви 1886–1887. Холст, масло. 49,8x72,5

Величайший художник современности, голландец по происхождению, Винсент Ван Гог является одним из ярких представителей французской школы живописи.

Ван Гог мечтал попасть в столицу мирового искусства – Париж, однако в 1886–1887 вынужденно провел несколько месяцев в Антверпене. В этот период он много рисовал бытовые предметы, хотел попробовать разнообразие фактур, форм, пытался найти монументальное звучание в самых обычных вещах и простых ракурсах. В письмах к брату мастер говорил о том, что для него важно прикоснуться к истокам национальной живописи, пройти еще один своеобразный курс учебы. Он глубоко изучал творчество Рубенса, повторял уроки великого Делакруа.

Ван Гог рисовал луковицы, булки, книги, рыбу, горшки с неприхотливыми цветами, разношенные башмаки. По признанию художника, он хотел сравниться с великим Рубенсом в умении создать работы, одновременно сложные по технике исполнения и простые по сюжету. Мастер написал несколько разных композиций с обувью, хранящаяся в музее Фогга картина – одна из самых удачных.

Этот холст – почти учебное задание. Художник изобразил три пары обуви на классической драпировке. Он задал ритм всей композиции, живописно разнообразив положение ботинок в ряду. Один из них подвернут, другой перевернут подошвой, последние как будто жмутся друг к другу. Живописец виртуозно, крупными мазками наметил фактуру кожи и теми же цветами обозначил сложный светотеневой рисунок и пространственную характеристику. Полотно прекрасно доказывает, что Ван Гог смог достичь цели создать в своих работах виртуозную иллюзию простоты и легкости мастерства.

Поль Сезанн (1839–1906) Натюрморт с комодом 1887–1889. Холст, масло. 3,8x79,9

Французский живописец Поль Сезанн считается не только великим представителем постимпрессионизма, но и главным художником конца XIX века, определившим поиски всей европейской живописи XX столетия.

На картине представлена одна из традиционных и хорошо узнаваемых тем творчества Сезанна – натюрморт с яблоками. При кажущейся простоте сюжета и его воплощения работа построена на сложном отношении к пространству, что и было, в конце концов, востребовано художниками-новаторами XX века. Изображен обычный натюрморт, однако пространство уже начинает становиться условным, предметы тяготеют к абстрактному исполнению, открывают прямой путь к экспериментам кубизма. Яблоки соответствуют всем канонам живописи последней четверти XX столетия – они объемны и написаны в манере импрессионизма. Стол создан, кажется, уже не в классической прямой перспективе, а в обратной. Драпировка, которая по сей день присутствует в учебных работах студентов любой академии художеств, и ваза слева написаны условно-плоскостно. Очень похожий композиционно натюрморт с яблоками хранится в петербургском Эрмитаже.

Название «Натюрморт с комодом» и фактическая смысловая и сюжетная незначительность комода на полотне свидетельствуют о том, что для мастера чисто живописная работа с натурой была гораздо важнее темы произведения. Авангардисты вслед за Сезанном сделали натюрморт одним из главных жанров своих новаторских картин.

Винсент Ван Гог (1853–1890) Автопортрет, посвященный Полю Гогену 1888. Холст, масло. 90,4x79,7

Винсент Ван Гог оказал значительное влияние на культуру живописи XX века.

Наследие великого художника-постимпрессиониста в музее Фогга представлено также данной очень выразительной, лаконичной работой. Ее экспрессивная сила строится на отчаянной простоте соотнесения чуть сдвинутого влево автопортрета и интенсивного цвета морской волны с неразмешанными фрагментами зеленого с лимонным отливом. В полотнах, созданных летом 1888, Ван Гог охотно использует пронзительные оттенки темно-красного, лимонного, голубого. Особый внутренний посыл портрета заключается в том, что он был посвящен другу художника, не менее гениальному мастеру колористики Полю Гогену. Ван Гог в письмах признавался брату, что хотел бы поразить Гогена буйством своих красок, силой их воздействия на зрителя.


    Ваша оценка произведения:

Популярные книги за неделю