355 500 произведений, 25 200 авторов.

Электронная библиотека книг » Мария Силина » Музей Фогга Гарвард » Текст книги (страница 2)
Музей Фогга Гарвард
  • Текст добавлен: 7 апреля 2017, 21:00

Текст книги "Музей Фогга Гарвард"


Автор книги: Мария Силина



сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)

Искусство XVII–XVIII веков

Яков Бакер. Сидящая обнаженная с короткими волосами. 1648
Франс Пурбус Младший(?) (1569–1622) Портрет дамы в профиль. Бумага, красный и черный мел, гуашь. 12x9,8

Франс Пурбус Младший – самый знаменитый представитель фламандской династии живописцев. Наибольшую популярность еще при жизни он получил как искусный портретист. Многие прославленные и знатные люди того времени, такие, как герцог Мантуи и Мария Медичи, заказывали Пурбусу Младшему свои изображения.

Данная работа являет собой типичный портрет знатной дамы той эпохи. Главное внимание мастер уделяет сосредоточенному взгляду немолодой женщины. Лаконичная передача деталей костюма, общая строгость профиля придают рисунку характер точного, но одновременно свежего документа времени.

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669) Портрет старика 1632. Дерево, масло. 66,9x50,7

Нидерландский мастер Рембрандт Харменс ван Рейн – один из самых влиятельных художников европейской цивилизации. Его творческий гений проявился в психологических характеристиках портрета, передаче светотени и авторских интерпретациях библейских сюжетов. Благодаря глубокому пониманию человеческой натуры и тонкой способности к воспроизведению портретных характеристик его герои близки и понятны каждому.

Данный «Портрет старика» служит хорошим доказательством вышесказанного. Средствами живописи Рембрандт передает не только возраст мужчины, но, кажется, всю историю его тяжелой жизни. Простой темный фон, выхваченное светом лицо с глубокими морщинами и опущенные глаза наделяют эту работу монументальным звучанием драмы человеческой жизни.

Питер Пауль Рубенс (1577–1640) Путешествие кардинала-инфанта Фердинанда Испанского из Барселоны в Геную в апреле 1633 года и Нептун, успокаивающий шторм 1635. Дерево, масло. 48,9x64,1

Великий фламандский художник Питер Пауль Рубенс воплотил в своем творчестве вершины живописи эпохи барокко. Его произведения отличают интенсивное движение, бравурный, торжественный, насыщенный колорит.

Представленная работа – подготовительный эскиз к большому триптиху. Она была частью целой серии картин, посвященной торжественному приезду кардинала Фердинанда в Антверпен (1635). Кардинал должен был стать наместником короля Испании в нидерландском городе. Жители возлагали большие надежды на нового начальника, ожидая улучшения местной политической и экономической ситуации. Рубенсу было поручено не только создать несколько полотен, но и исполнить декорации для украшения Антверпена к приезду особы.

В картине есть три значимых плана. Во-первых, – вид города, для придания исторической достоверности событию. Во-вторых, – изображение непосредственно корабля испанского наместника. В-третьих, самое важное, – сцена с Нептуном, который помогает испанцу в путешествии, предотвращая шторм. Аллегорический сюжет очень важен как знак высокого качества полотна, привилегированного положения путешественника и важности исторического события. Рубенс увлекался древнеримским искусством, где важное место занимали именно сюжеты триумфа (триумфального начала путешествия). Возрождение подобных аллегорий вместе с торжественным строем картины положило основу европейскому академическому искусству XVIII–XIX веков.

Хосе де Рибера (1591–1652) Святой Иероним 1640. Холст, масло. 128x101,3

Знаменитый испанский живописец эпохи барокко Хосе де Рибера – один из ярких последователей Караваджо. Именно стиль Караваджо дал ему профессиональную основу для создания почти скульптурных по реалистичности образов. Драматическая натуралистичность работ завораживала ценителей искусства еще при жизни мастера.

В музее Фогга представлено одно из многочисленных в творчестве мастера изображений святого Иеронима. Он был известен благодаря переводу Священного Писания на средневековый латинский язык, получившему название «Вульгата». Отсюда иконография изображения – святой у объемной книги. В левой руке он держит череп, значимый образ в европейской живописи, – христианский символ тщеты и бренности жизни. В правой – камень, традиционно для святого Иеронима означающий аскетическое самоистязание. Манера мастера запоминается лаконизмом энергичной лепки тела, смелыми светотеневыми и колористическими контрастами.

Паоло Доменико Финолья (1590–1645) Иосиф и жена Потифара. Около 1640. Холст, масло. 232,7x193,7

Паоло Доменико Финолья – известный итальянский живописец раннего барокко. Стиль его произведений говорит о сильном влиянии гениального Караваджо. В конце XVI века принципы работы великого мастера стали востребованы среди художников по всей Европе, получив даже специальное название «караваджизм».

На примере данной картины видны основные черты стиля: подчеркнутый реализм, материальность в изображении предметов, мощное стремление к натуре, основным средством передачи объема становится смелый контраст света и тени. Сюжет об Иосифе и жене Потифара стал тогда очень популярен. Жена хозяина Иосифа, находившегося в рабстве, возжелала прекрасного юношу. Тот вырвался из объятий женщины, и она, ложно обвинив в насилии, заточила его в тюрьму. Художников привлекала возможность изобразить сильную страсть женщины и моральное совершенство Иосифа, обыграв контраст похоти и стойкости, мужского и женского начал.

Никола Пуссен (1594–1665) Святое семейство, младенец Иоанн Креститель и святая Елизавета 1650–1651. Холст, масло. 99,9x132,4

Никола Пуссен по праву считается одним из величайших французских живописцев. Вклад мастера в западноевропейское искусство заключается в том, что он стоял у истоков европейского классицизма. Творчество художника посвящено в основном картинам на историко-мифологические темы.

Данное полотно – не исключение, оно дает прекрасное представление о произведениях Пуссена. Он предпочитал четкую, ритмически артикулированную композицию и монументальные по звучанию локальные цвета. Каждый из элементов этой картины гармоничен. Лирический пейзаж покоряет пронзительными по чистоте голубыми оттенками неба. Архитектурные декорации служат монументальным акцентом в размещении персонажей.

«Святое семейство» – устойчивое название сюжетов, включающих Младенца Христа, Богоматерь и святого Иосифа, с ними также могут быть изображены младенец Иоанн Креститель и святая Елизавета, мать Иоанна. Семейство сопровождают маленькие ангелочки – путти. Они – предвестники ангельского духа, традиционные персонажи в мифологической и исторической живописи эпохи Возрождения и барокко.

На полотне изображены остановка в пути и омовение ног Младенцу Христу. Этот сюжет символичен: Христос омывал ноги грешнице и своим ученикам, что было для него актом смирения и всепрощения. Ценность произведения не исчерпывается показанной сценой. Художник стремится обогатить каждую деталь, каждый элемент композиции таким образом, чтобы удовольствие от созерцания картины было значимо ничуть не меньше, чем ее сюжет.

Никола Пуссен (1594–1665) Младенца Вакха вверяют нимфе Нисе; Смерть Эхо и нарцисса 1657. Холст, масло. 122,6x180,5

Родоначальник европейского классицизма в живописи, французский художник Никола Пуссен, прославился своими монументальными картинами на мифологические, исторические и религиозные темы.

На данном полотне одновременно изображены два мифа. Художник пишет три группы персонажей, композиционно стабилизируя сцену. Тем самым он создает почти театральную, драматическую атмосферу происходящего. Меркурий подает новорожденного Вакха нимфе Нисе. Именно она, по легенде, воспитает его. Группа слева представляет нимф гиад, живших на горе Нис. Их присутствие привносит декоративность, оживляя работу беззаботной негой героинь.

Справа изображен поэтичный миф об Эхо и Нарциссе. По преданию, Эхо влюбилась, но юноша не ответил на ее чувства. Тогда Эхо, скорбя о безответной любви, растаяла от горя, от нее остался лишь голос. Напоследок несчастная попросила Венеру отомстить за нее и наказать Нарцисса муками смертной безответной любви. Богиня выполнила ее просьбу, и герой, завороженный собственным отражением в воде, умер от любви к самому себе.

Помимо прямого значения изображения мифов несут аллегорический смысл, предлагая зрителю различные трактовки. Например, три группы персонажей могут означать разные виды человеческих взаимоотношений: беззаботная дружба (гиады), отношения матери и младенца (Ниса и Вакх) и любовная страсть (Эхо и Нарцисс). Особое внимание необходимо обратить на знаменитый пуссеновский «героический пейзаж». Художник достиг величайшего мастерства в написании природы, которая великолепием красок и пластичностью форм была идеальным условием для разворачивания событий из мифологического прошлого.

Якоб Охтервелт (около 1635–1682) Семейный портрет 1663. Холст, масло. 101,6x89,2

Якоб Охтервелт принадлежит к мастерам золотого века голландской живописи второй половины XVII века. Его стиль узнаваем, художник прославился изображениями людей в домашнем интерьере. Он предпочитал использовать контрастный ярко-красный цвет, также любил холодный серебристо-голубой, рисовал на темном, в основном черном, фоне и помещал своих персонажей в пространство, созданное прямыми геометрическими линиями.

Здесь Охтервелт запечатлел типичную голландскую семью. Отец – за столом у книги, что говорит о его учености, мать изображена в традиционном женском костюме, а дочь – с собачкой. Все в произведении – строгая одежда, серьезное выражение лиц персонажей, опрятный и аскетичный интерьер – говорит о добропорядочности портретируемых. Предметы, разбросанные на полу, должны наполнять картину нотками жизненной правды и внутренним движением.

Джованни Лоренцо Бернини (1598–1680) Ангел с терновым венцом. Около 1668. Терракота. 45x22,8x21,4

Музей владеет крупнейшей коллекцией терракотовых эскизов великого итальянского скульптора, гения эпохи барокко – Джованни Лоренцо Бернини. На протяжении всей своей карьеры он пользовался благосклонностью Римской католической церкви – основного заказчика произведений искусства в Италии.

Черновой набросок изваяния дает представление о стиле барокко в скульптуре: смелые повороты фигуры, бурный поток складок, в окончательной версии статуи – еще и виртуозная обработка поверхности. Этот эскиз изображает ангела, держащего терновый венец – символ страстей Иисуса Христа. Подобные скульптуры украшали, как правило, городские здания, принадлежавшие церкви.

Антонио Каналь (Каналетто) (1697–1768) Площадь Сан-Марко в Венеции. Около 1730–1735. Холст, масло. 76,2x118,8

Каналетто, известный итальянский мастер XVIII века, прославившийся на весь мир как художник городских пейзажей эпохи барокко, возглавлял венецианскую школу ведутистов. Ведутой называют реалистическое изображение улиц и площадей. Этот жанр был очень популярен в Венеции. Мастер положил начало моде на городские пейзажи среди европейской аристократии.

В музее Фогга с этим видом живописи зритель может познакомиться на примере картины, изображающей знаменитую площадь Сан-Марко в Венеции. Вид главной городской площади уже давно стал одной из визитных карточек этого популярного итальянского города. Художник стремится дать ее наиболее полную картину: изображает архитектурные достопримечательности – Дворец дожей, великий собор Святого Марка и колокольню. Зрителю представляется возможность оценить изображения мастера, сравнив с собственными впечатлениями от знаменитого места. Для оживления городского пейзажа Каналетто пишет фигурки людей, горожан и гостей Венеции в костюмах того времени. Люди мирно прогуливаются, общаются, занимаются будничными делами. Обращает на себя внимание стремление точно выполнить прямую перспективу, написать площадь согласно строгим правилам геометрии, что в глазах современников художника придавало картине еще большую реалистичность и точность.

Маргарита Жерар (1761–1837), Жан Оноре Фрагонар (1732–1806) Первые шаги. Около 1780–1785. Холст, масло. 44,5x55,3

Жан Оноре Фрагонар – один из самых блистательных живописцев Франции и главных представителей стиля рококо в изобразительном искусстве. Его лирические и легкие по манере работы всегда привлекали внимание ценителей искусства. Фрагонар прославился как мастер изящных изображений из жизни высшего французского общества.

В 1780-е вкусы публики изменились в сторону более сдержанного колорита, темных, благородных по оттенку красок. Фрагонар привлек к своей работе свояченицу, сестру жены, юную художницу Маргариту Жерар. Вместе они выработали собственный стиль картин, новую манеру, которая отвечала модным веяниям. Фрагонар и Жерар писали картины, что называется, в четыре руки.

В представленной работе отчетливо видны все самые яркие стороны живописи позднего рококо и авторской манеры ее создателей. Сюжет полотна очень прост и неприхотлив: знатная дама в сопровождении служанок гуляет в прекрасном саду со своим малышом. Мальчик делает первые шаги, тянется к матери, которая написана очень изящно в профиль. Она обращается к малышу, но ее поза написана с большим достоинством. Служанки же, наоборот, как и представляли в то время простолюдинов, активно жестикулируют и живо реагируют на первые шаги ребенка. В этом умении преподнести любую сцену изящно и интересно ярко проявился композиционный талант Фрагонара. Привлекает к себе внимание сдержанное и гармоничное сочетание тонов, сочное письмо, общая легкость исполнения. Характерно сочетание неприхотливости сценки и почти небывалой тщательности написания фактуры одежды, детской кроватки, зелени.

Работы Фрагонара служат эталоном живописи рококо, которая до сих пор пользуется заслуженной популярностью среди любителей стилей прошлых эпох.

Искусство XIX–XX веков

Габриель Данте Россетти. Моя леди Зеленые рукава. 1863
Уильям Блейк (1757–1827) Архангел Михаил, связывающий сатану («Он низверг его в бездну и заключил его»). Около 1805. Бумага, графический карандаш, чернила, акварель. 35,9x32,5

Уильям Блейк – великий английский художник и поэт эпохи романтизма. Он выполнил целую серию рисунков-иллюстраций к Откровению Иоанна Богослова – знаменитому Апокалипсису.

Выставленный в музее рисунок – отличный пример творческой манеры мастера. Грозные, драматические, судьбоносные сцены книги как нельзя лучше подходили мятежному, романтическому самоощущению Блейка. Привлекает внимание трактовка тела Михаила – его обнаженные мышцы и физическая мощь символизируют духовную силу архангела. Художник предпочитал героические, даже титанические, образы, сцены вселенской борьбы Добра со Злом. Он стремился раскрыть в сюжете нравственный смысл человеческого бытия через призму Священного Писания.

Олстон Вашингтон (1779–1843) Диана за охотой 1805. Холст, масло. 163,8x241,3

Олстон Вашингтон – один из самых значительных американских художников романтического направления живописи XIX века. Он испытал влияние искусства Италии и классицистической Франции. Талант мастера полноценно проявился в жанре пейзажа, он был прекрасным колористом, смело экспериментировал с цветовыми и светотеневыми приемами, прибегая к драматическим контрастам.

Данная картина была написана во время пребывания Вашингтона в Париже. Пейзаж представляет собой почти пасторальную по настроению сцену в Итальянских Альпах. По собственному признанию, художник был навсегда покорен величественными видами гор. Этой, казалось бы, неприхотливой работе предшествовали десятки подготовительных эскизов, рисунков и набросков итальянских гор. Живописец строит композицию в традиции великого французского мастера XVII века Клода Лоррена, который в свое время задал стандарт идиллического пейзажа. Его вневременной характер усиливает введение обобщенных мифологических персонажей и богини Дианы-охотницы. Она служит скорее предлогом для написания картины, аллегорией дикой природы, чем подлинной героиней холста. Вашингтон разработал свою собственную методику лессировки: накладывал теплые и холодные тона так, чтобы они создавали богатые по насыщенности светящиеся оттенки. Он – один из первых американских художников, для которого цвет был самостоятельным средством художественного языка. Им мастер стремился передать атмосферу, царящую в природе. В творчестве живописца ярко проявилась тенденция к стремлению быть независимым от сюжета.

Сэр Томас Лоуренс (1769–1830) Портрет Мирзы Абуль Хасан-хана 1810. Холст, масло. 88,9x69,2

Томас Лоуренс – талантливый английский художник эпохи романтизма. Наибольшую известность он получил как исполнитель портретов знатных особ и знаменитостей своего времени. Его работы отличаются большой жизненной силой, прекрасной передачей портретного сходства, характера персонажа, выгодным подчеркиванием достоинств героя при общей парадно-торжественной характеристике.

Данный портрет написан с министра иностранных дел Персии Мирзы Абуль Хасан-хана. Полотно очень выразительно. Художник мастерски передал твердый, чуть насмешливый взгляд персидского политика. Его выражение вызывает одновременно почтение и настороженность. Как это свойственно парадным официальным портретам, Лоуренс создал сдержанный по гамме фон, предпочитая темно-красные и темно-коричневые тона. Большое внимание художник уделил национальному костюму восточного деятеля. Наряд отличается богатством отделки, тонкостью узоров, обилием золотых и серебряных нитей. Такой портрет являлся данью уважения политику.

Жан Огюст Доминик Энгр (1780–1867) Рафаэль и Форнарина 1814. Холст, масло. 64,8x53,3

Французский художник Жан Огюст Доминик Энгр приобрел всемирную славу как один из видных представителей европейской академический живописи XIX века.

На картине изображена пара: великий художник XVI века Рафаэль и его Форнарина. История этого сюжета примечательна. Именно живописцы-академисты рубежа XVIII–XIX веков создали полумиф-полубыль о прекрасной девушке Форнарине – музе гениального Рафаэля, которую он запечатлел на нескольких полотнах. Она, как считают специалисты, послужила прообразом знаменитой Сикстинской Мадонны. В XIX веке Мадонна стала классическим типажом, она служила образцом женского идеала в полотнах живописцев академического направления. Рафаэль обнимает Форнарину и смотрит на созданный им на холсте образ. Эта сцена символизирует погруженность художника в мир искусства, готовность служить идеалам творчества.

Жан Огюст Доминик Энгр (1780–1867) Одалиска с рабом 1839–1840. Холст, масло. 72,1x100,3

Французский художник Жан Огюст Доминик Энгр прославил европейский академизм XIX века. Он не только интерпретировал традиционные мифы и образы предыдущих эпох, но и стал настоящим законодателем мод. Мастер разрабатывал новые оригинальные сюжеты, которые быстро становились классикой живописи.

Одной из излюбленных тем живописца были одалиски. Так называли наложниц султана, которые жили в гареме. Обычно они изображались прекрасными, юными обнаженными девушками. Энгра привлекала возможность запечатлеть нагое тело по канонам неоклассицизма: идеализированные линии, передача нежных кожных покровов, античная красота лица, сдержанное и чувственное достоинство позы. Эротизм одалисок воспринимался одновременно как в физическом, так и в платоническом смысле. Прекрасное обнаженное тело было символом гармонии духовных и плотских начал человека.

На данной картине художник использует традиционные для образа одалисок живописные декорации. Он вводит в композицию роскошное убранство восточного дворца, отдавая дань эпохе поклонения экзотике. Мастер с большим вниманием пишет богатую фактуру дорогих тканей, детали интерьера, орнаменты одежды музицирующей рабыни. Энгр создает эротизированную атмосферу неги и покоя в залах дворца, где только музыка нарушает сонную тишину. Настроению полотна соответствует и неоклассическая цветовая гамма. Сдержанные, мягкие оттенки темно-красного, бежевого и оливкового гармонично сочетаются с холодным блеском голубых тонов. Необходимо обратить внимание, как Энгр варьирует цвета. От светлого тона на первом плане картины он постепенно переходит к более темным оттенкам, выстраивая композицию при помощи света. Неудивительно, что образы обнаженных одалисок стали визитной карточкой живописца.

Жак-Луи Давид (1748–1825) Эммануэль-Жозеф Сийес 1817. Холст, масло. 97,8x74

Французская живопись в музее Фогга блестяще представлена работами Жака-Луи Давида – основоположника европейского неоклассицизма XIX века. Художник прославился своими полотнами на исторические и мифологические темы. Особое место в творчестве мастера занимает портрет. Он запечатлел целую плеяду знаменитостей и представителей аристократии своей эпохи.

На данном полотне изображен религиозный и политической деятель аббат Сийес – главный теоретик французской революции 1789. Именно он помог Наполеону Бонапарту в 1799 прийти к власти. Давид пишет героя на простом однотонном фоне, чтобы ничто не отвлекало зрителя от сосредоточенного волевого взгляда политика. Он представлен в скромной деловой одежде, этим художник подчеркивает демократический характер деятельности аббата.

Теодор Жерико (1791–1824) Таверна «Белая лошадь» 1821–1822. Холст, масло. 54x44,5

Французский художник Теодор Жерико – один из самых знаменитых живописцев эпохи романтизма. Еще при жизни он снискал славу композиционным мастерством, смелым владением кистью, талантом раскрыть глубину эмоционального состояния героев, умением реалистически изображать окружающий мир. Самым любимым объектом художника были лошади. Они как нельзя лучше подходили для динамичных сюжетов, картин героических схваток.

Данный холст представляет собой жанровую сценку. Путешественник приехал к таверне «Белая лошадь». Всадник протягивает слуге деньги, чтобы тот позаботился о лошадях, пока он будет отдыхать. Живописец непринужденно работает кистью, его манера нанесения мазков очень свободна. Палитра цветов неприхотлива, даже лаконична, однако мастерство позволяет Жерико скупыми средствами прекрасно передать фактуру изображаемого.

Ари Шеффер (1795–1858) Мари-Жозеф-Поль-Ив-Рош-Жильбер дю Мотье, маркиз де Лафайет 1822. Холст, масло. 55,3x36,8

Ари Шеффер – известный французский мастер из династии художников голландского происхождения. Он прославился своими работами на религиозные и исторические темы.

Существенное место в творчестве живописца занимают портреты. Эти работы, в том числе и представленную, отличают особые сентиментальные, романтические нотки. Шеффер в своих произведениях стремился одновременно к высокой моральности и душевному лиризму. Здесь изображен величайший французский военачальник, участник трех революций, прославленный политический деятель – маркиз Жильбер де Лафайет. Однако Шеффер представил его не в парадном обмундировании и не как официальное лицо, а обычным человеком на фоне романтического пейзажа. Серьезный взгляд и немного скованная поза усиливают драматический характер пустынного холмистого пейзажа с мрачным небом. В картине преобладают оттенки оливкового и синего цветов, которые придают атмосфере еще большую строгость уединения.

Джозеф Маллорд Уильям Тернер (1775–1851) Порт и доки Девоншира. Около 1825–1829. Бумага, акварель, гуашь. 29,8x44

Джозеф Маллорд Уильям Тернер – один из самых прославленных живописцев XIX века, признанный мастер пейзажа, акварелист и гравер. Британский художник по праву считается ярчайшим представителем романтизма в Англии. Уникальная авторская манера Тернера стала предвестницей французского импрессионизма, возникшего много позже, лишь в 1860-х. При жизни он пользовался неоднозначной репутацией. Восторженное признание его талантов соседствовало с едкой критикой консервативного британского общества.

Представленная картина хорошо отражает самые существенные качества ее автора. Обращают на себя внимание работа мастера со светом, динамика композиции, умение передать посредством живописи небо и грозовые тучи. Фактически все полотно построено на вариациях двух цветов – голубого и золотисто-желтого. На первом плане художник изображает лодки с пассажирами, прибывшими на большом корабле, он – чуть поодаль, но жанровый сюжет едва ли занимает главенствующее положение в композиции. Центральное место по напряжению и интенсивности цвета в ней, безусловно, у обступающей порт Девоншира грозы. В этой совсем небольшой акварельной работе мастеру удалось показать вселенский масштаб природного явления, нисколько не умалив движения людских потоков, солнечного света, воды у берега. Именно благодаря умению живо написать тончайшие колебания воздуха и света искусство Тернера не потеряло своей привлекательности по сей день.

Джордж Фредерик Уоттс (1817–1904) Сэр Галахад 1860–1862. Холст, масло. 191,8x107

Джордж Фредерик Уоттс – знаменитый английский живописец эпохи символизма. За долгую плодотворную жизнь (87 лет) он разработал собственную художественную манеру, большое внимание уделял мифологии и религии. В своих полотнах Уоттс воспроизводил авторское видение истории культуры и развития человечества.

Данная работа представляет воображаемый портрет сэра Галахада – одного из мифологических рыцарей Круглого стола. Эти герои были помощниками легендарного короля Артура, они искали знаменитую чашу Святого Грааля. По преданию, в ней была собрана кровь Христа. Сэр Галахад – единственный, кто нашел Чашу, после чего сам вознесся на небеса как святой.

Картина написана под влиянием прерафаэлитов. Художник предпочитает сдержанную цветовую гамму, золотой отсвет листьев делает лес почти сказочным. Скромность и непорочность рыцаря подчеркиваются профильным изображением – он упорно идет вперед навстречу опасностям. Его замутненный взгляд будто устремлен в будущее.

Гюстав Моро (1826–1898) Молодой человек и смерть 1856–1865. Холст, масло. 215,9x123,2

Французский мастер Гюстав Моро – знаменитый представитель живописи символизма. Он увлекался мистицизмом, предпочитал сложные по значению и разнообразию деталей сюжеты, был знатоком древнегреческой культуры, тонким ценителем искусства.

Данная картина посвящена учителю Моро – художнику Теодору Шассерио. Моро использует традиционную аллегорию смерти в виде женской фигуры, которая стоит за героем. Девушка не касается земли, парит в воздухе, ее глаза закрыты, потому что она спит сном безразличия к судьбе тех, к кому идет. Образ юноши не портретен, он означает, прежде всего, вечно молодой дух творца. Все предметы на холсте многозначны. Лавровый венок Аполлона – знак поэтического дара, три ступени символизируют этапы прохождения духа в мир иной, а голубь означает душу умершего.

Гюстав Моро (1826–1898) Химера 1876. Холст, масло. 33x27,3

Гюстав Моро по праву считается одним из самых знаменитых художников-символистов Франции. Мастер увлеченно работал над мифологическими сюжетами.

Представленная картина – одна из многих на тему древнегреческой культуры, легенды и образы которой оказались необычайно востребованы живописцами-новаторами последней четверти XIX века. Химера – это древнегреческое мифологическое чудовище, вероломная женщина, изрыгающая огонь и наводящая ужас на людей. Она изображена в месте своего легендарного пребывания – у пропасти. В самом широком смысле ее образ означает несбыточные мечты, пустые надежды. Химера была очень популярным образом у романтически и трагически настроенных художников-символистов. Она олицетворяла призрачность земной славы и тщету усилий.

Гюстав Моро (1826–1898) Явление 1876–1877. Холст, масло. 55,9x46,7

Французский художник-символист Гюстав Моро при жизни познал как ожесточенную критику в свой адрес, так и заслуженное признание, пришедшее к нему лишь в зрелый период творчества. Одобрение публики и знатоков искусства получила картина «Явление», одна из версий которой хранится в музее Фогга.

Мастер изобразил классический сюжет о Саломее и усекновении головы Иоанна Крестителя. Героиня изображена беспощадной фурией. Художник подчеркивает мистический характер противостояния властной женщины и пророка: Саломея обезглавливает Иоанна лишь одним движением руки. Голова святого, из которой хлещет кровь, уже окутана нимбом. По мысли живописца, силы коварной царевны и Иоанна Крестителя равны.

Прекрасная и роковая Саломея стала одним из самых популярных образов в искусстве символизма, в котором широко разрабатывалась тема мистической и демонической сущности женской души.

Гюстав Моро (1826–1898) Младенец Моисей. Около 1876–1878. Холст, масло. 185x136,2

Творческая манера французского живописца-символиста Гюстава Моро отличается своеобразной колористической и орнаментальной трактовкой классических сюжетов.

В данной работе представлена известная библейская история о младенце Моисее. Во время гонений на иудеев мать Моисея положила его в корзинку, которую спрятала в зарослях у реки Нил. Будущего спасителя народа Израиля нашла дочь фараона. Художника интересует не столько сам сюжет, сколько возможность представить величие и блеск библейской истории с помощью грозных фантастических руин древнего города. Они служат фоном для младенца, его голова светится лучами, означающими присутствие Святого духа и избранность. Яркие цветы у корзины также символичны. Например, водяные лилии говорят о чистоте и невинности младенца. Гюстав Моро придает этому простому на первый взгляд сюжету монументальную мощь древних легенд.

Эдгар Дега (1834–1917) На гонках. Старт 1860–1862. Холст, масло. 33x47

Величайший французский живописец Эдгар Дега получил мировое признание благодаря своим работам в импрессионистической манере. Музей Фогга по праву гордится солидной коллекцией его картин и рисунков. Дега известен как великолепный портретист, а изображения балерин прославили его навсегда.

Еще одной важной темой в творчестве мастера были лошадиные забеги. С середины XIX века гонки стали чрезвычайно популярны в парижском обществе. Художник-новатор, как и все импрессионисты, Дега сразу заинтересовался модой и с удовольствием создавал произведения на темы соревнований: известно более ста картин, ста рисунков и двадцати скульптур. Живописец отдавал предпочтение запечатлению гонок перед стартом. Это позволяло ему отобразить особую, неоднозначную, интригующую атмосферу состязаний: напряжение игроков, нервное нетерпение лошадей, праздность и оживление публики, всеобщее ожидание и легкий беспорядок перед стартом.

На картине видно, что мастера интересуют не точное запечатление людей или деталей, а будто сам воздух на поле. Контрастным желтым цветом, буквально светящимся на полотне, выделены ссутулившиеся фигурки наездников. На втором плане мелькают и сливаются с толпой знатные, нарядно одетые посетители соревнований. Надо всем царит свинцово-синее небо, солнце почти ушло. Это тревожное, нестабильное состояние окружающей природы усиливает напряженное ожидание старта. Еще секунда – и забег будет начат.


    Ваша оценка произведения:

Популярные книги за неделю